«Казанова Феллини» (1976)
У Феллини с этой картиной были сложные отношения. Договор с продюсером Альберто Гримальди он подписал еще до того, как прочитал книгу Казановы «История моей жизни», экранизацией которой и должен был стать фильм. Первоисточник произвел на режиссера удручающее впечатление бесстрастного статистического отчета или архивной описи, а главный герой вызвал резкую антипатию. Эти чувства стали отправной точкой в работе над фильмом: отвращение к персонажу читается на всех уровнях — изобразительном, звуковом, сюжетном. Феллини намеренно исказил внешность исполнителя главной роли Дональда Сазерленда килограммовым гримом, чтобы тот перестал быть похож на человека. Получилась история про нечеловека, зомби, марионетку и нежизнь, имитацию реальности, игру в подлинное.
«Казанова» стал единственным фильмом Феллини, в котором сошлись его стиль (барокко в кино) и материал (итальянская история XVIII века), поэтому фирменная гротескность работает здесь на полную мощь. Однако наблюдать за изысканными, но болезненными образами очень непросто, и начинать знакомство с Феллини с этой картины точно не стоит.
Поздние фильмы: «Джинджер и Фред» (1986), «Интервью» (1987), «Голос луны» (1990)
Три последних фильма Феллини объединены темой ностальгии по прошлому и утраты связей с современным миром — циничным, суетливым, холодным.
Пенсионеров Амелию и Пиппо, некогда знаменитых двойников американских танцовщиков Джинджер Роджерс и Фреда Астера, из провинциального небытия извлекает римское телевидение. Они приезжают в столицу и оказываются совсем в другой цивилизации: от того Рима, который они знали и любили, не осталось и следа. Во многом это фильм про самого Феллини и его растерянность перед стремительно меняющейся реальностью: недаром на главные роли он пригласил свою жену Джульетту Мазину и свое альтер эго — Марчелло Мастроянни.
Мастроянни, а также сам Феллини, его оператор Тонино Делли Колли и звезда «Сладкой жизни» Анита Экберг появятся в «Интервью» — фильме, который режиссер снимет к 50-летию Cinecitta, главной итальянской киностудии. Эта картина также будет строиться на контрасте сладостных воспоминаний с их обволакивающим мороком и жесткой действительности с ее резкими звуками, нахальной рекламой, поверхностными, самоуверенными персонажами.
И сам режиссер, и все те, кто делал вместе с ним шедевры итальянского кино 1960–70-х, становятся похожи на лунатиков, пришельцев из другого мира. Таков и главный герой последнего фильма «Голос луны»: гуляющий по ночам Иво, которого играет Роберто Бениньи. Смещенный взгляд, гротескная деформация реальности и поэтическая оптика, когда-то покорившие весь мир, людям конца столетия кажутся признаками безумия. В этих последних фильмах особенно чувствуется интонация стариковского ворчания — по-своему очаровательная, но слишком сентиментальная и даже несколько раздражающая.
«Мошенничество» (1955)
«Ни один мой фильм не принимали хуже „Мошенничества“», — обижался Феллини. После успеха «Дороги» все ждали от режиссера новую историю о Джельсомине, но Феллини хотел снимать криминальную драму на фоне итальянского экономического чуда. Этот фильм он пробивал с огромным трудом и яростно защищал (и все же не смог защитить несколько ключевых эпизодов от продюсерских ножниц). Феллини отказывался смотреть итоговый вариант и признавать фильм своим. Тем не менее главное от феллиниевского взгляда на мир — его размышления о хрупком балансе иллюзии и реальности — уцелело.
«Сатирикон Феллини» (1969)
Еще один случай, когда Феллини сначала подписал контракт на экранизацию и только потом начал читать книгу. Но, в отличие от мемуаров Казановы, «Сатирикон» Петрония заинтриговал режиссера настолько, что он перечитал памятник древнеримской литературы несколько раз подряд.
Еще в 1950-х критики придумали для стиля Феллини специальный термин — фантареализм. Действительно, в его фильмах мы видим дополненную реальность, пропущенную через фантазию режиссера. Сохранившийся не полностью, текст «Сатирикона» давал возможность использовать этот метод в экранизации литературного произведения и заполнить лакуны аллюзиями и отсылками к тому, что происходит здесь и сейчас. Специалисты по древнеримской истории и литературе приняли картину в штыки, а зрителям не понравилась слишком откровенная работа с телесностью (фильм даже называли порнографическим — что, конечно, не так).
Пожалуй, именно в «Сатириконе» Феллини расходится с ожиданиями аудитории: остается верен себе, но начинает терять своих верных зрителей.
«Клоуны» (1970)
Этот телевизионный фильм на стыке игрового и документального кино сегодня отнесли бы к гибридной экранной форме docufiction. Воспоминания о первых походах в цирк, которые перевернули сознание семилетнего Федерико, перемежаются с кино про кино: в кадре появляется сам режиссер, у нас на глазах снимающий фильм о клоунах. Цирк — важнейшая часть феллиниевской эстетики, и этот скромный фильм помогает понять, что залитый светом манеж, экзотические животные, рыжие и белые клоуны — мгновенно узнаваемые образы Феллини — становятся в его творчестве символом перехода в область бессознательного. «Клоунов» можно назвать своего рода репетицией «Амаркорда»: как и там, во многих сценах Феллини возвращается к своим ранним воспоминаниям и Римини — городу детства и юности.
Ранние фильмы: «Огни варьете» (1950), «Белый шейх» (1952), «Маменькины сынки» (1953)
В этих первых фильмах Феллини ищет свою интонацию, нащупывает темы и пытается зафиксировать свой взгляд на мир. Уже здесь мы видим три уровня реальности, на которых разворачивается действие и других его фильмов: пестрый, яркий и одновременно поражающий своей убогостью мир балагана («Огни варьете», сделанные в соавторстве с Альберто Латтуадой); ускользающий и обманчивый мир фантазий, смешивающихся с действительностью («Белый шейх», первый самостоятельный фильм Феллини и первое сотрудничество с композитором Нино Ротой); уютный мир воспоминаний, в котором всегда можно найти ответы на вопросы, кто ты и что делаешь («Маменькины сынки»). Именно в «Маменькиных сынках» Феллини обретает свой голос и начинает использовать экран для проекции химер собственного сознания.
«Город женщин» (1980)
«Город женщин» — раздутая до размеров целого фильма сцена гарема из «Восьми с половиной». И не только раздутая, но и перевернутая. В «Восьми с половиной» персонаж Марчелло Мастроянни наслаждается своей властью над женой, няньками, кормилицами, проститутками и бесчисленными любовницами. Главный герой «Города женщин» (его тоже играет Мастроянни) оказывается в мире, вывернутом наизнанку, где власть, наоборот, принадлежит женщинам. В фильмах Феллини множество женских образов: строгая мать, интеллектуальные жены, соблазнительные любовницы, гротескные великанши. Сам режиссер считал, что в каждом из них он прорабатывал неудовлетворенный подростковый интерес к сексу, заблокированный ханжеским католическим воспитанием. Пожалуй, «Город женщин» — самая яркая реализация этих фантазий.
«Репетиция оркестра» (1978)
Феллини не любил политические фильмы: они пугали его своей прямолинейностью. На эту территорию он зашел только один раз, и получилась иносказательная и неоднозначная «Репетиция оркестра». Конфликт авторитарного дирижера и музыкантов, каждый из которых занят только собой, становится поводом для размышлений об anni di piombo — свинцовых 1970-х, одной из самых страшных эпох в итальянской истории. Неофашизм, террор ультралевых, бомбы, ежедневно взрывающиеся по разные стороны баррикад, и катастрофическая неспособность к диалогу ни с той, ни с другой стороны. На чьей стороне сам Феллини — дирижера или музыкантов? Он выбирает сторону музыки, которая должна звучать, несмотря ни на что.
«Рим» (1972)
Если «Амаркорд» стал для Феллини прощанием с родным Римини, то сделанный годом ранее «Рим» — признание в любви к столице. Режиссер настаивал, что это фильм не о застывшем Вечном городе, а о живом, крикливом, постоянно меняющемся Риме, городе его субъективных воспоминаний и впечатлений. Одно из первых таких впечатлений — город-ресторан. После сонного Римини, вымирающего на закате, Рим казался вечно бодрствующим городом, где постоянно едят. Одна из самых запоминающихся сцен — всеобщий ужин прямо на улицах, посреди которых — множество столов, заставленных пастой. Античные руины и станции метро, центр и периферия, прошлое и настоящее, реальность и вымысел перемешиваются в едином потоке сознания режиссера, который одновременно и участник событий, и сторонний наблюдатель.
«И корабль плывет» (1983)
Один из шедевров позднего Феллини и его первый фильм с эсхатологическими мотивами. Атмосфера надвигающегося конца света чувствуется с первых кадров: гигантский корабль, напоминающий «Титаник», странные пассажиры, развеивание праха оперной дивы и туман как метафора неопределенности и тревожного ожидания. Начало Первой мировой войны, о котором узнают персонажи, становится знаком скорой гибели цивилизации, того утонченного и изысканного мира ар-нуво, представители которого здесь собрались.
«Джульетта и духи» (1965)
Этот фильм принято относить к одной из неудач Феллини, но неудач блестящих и показательных. После триумфа «Восьми с половиной», где режиссер погрузил зрителя в глубины собственного бессознательного, Феллини решил сделать женскую версию этого киноэксперимента.
В главной роли он видел исключительно собственную жену Джульетту Мазину, не подозревая, что она станет его главным оппонентом на каждой стадии работы над фильмом. Мазина пыталась предостеречь мужа от ошибки: вместо того чтобы исследовать женскую психику, он последовательно изображал на экране собственные представления о том, как думает и чувствует женщина. Мазина вмешивалась в сценарий, выбор костюмов, видение роли, чтобы поменять логику, Феллини же воспринимал это как капризы, которым не стоит придавать значения. Уже после того, как фильм вышел на экраны и получил прохладный прием, Феллини согласился с женой.
«Дорога» (1954)
Первый общепризнанный шедевр Феллини и первый международный успех: «Дорога» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. На первый взгляд, это классический образец неореализма, в создании которого Феллини принимал непосредственное участие: натурные съемки, незатейливость визуальных решений, нищета, неустроенность, проблема выживания человека в агрессивной социальной среде. На самом деле перед зрителем разворачивается реальность, преображенная режиссером. Феллини дал своим персонажам не просто имена, а имена-метафоры: Джельсомина (от слова «жасмин»), Дзампано (в основе слово «лапа»), Матто (буквально «безумец»). История о бродячих артистах превращается в иносказание о хрупкой красоте, грубой силе и творческой энергии, которая окружающим кажется помешательством. Сыгравшая Джельсомину Мазина говорила, что не имеет никакого отношения к этому персонажу: «В сущности, все персонажи, которых я играла, — не Джульетта Мазина, а по большей части сам Федерико. Кабирия — это Федерико. И „Дорогу“ не понять, не догадавшись, что Джельсомина, Дзампано и Матто — один и тот же человек. Конечно, местами можно найти что-то от меня и от других, но, по сути дела, все персонажи Федерико — это его автопортреты». «Дорога» отчетливо показала, что у Феллини свой путь, отличный от итальянского неореализма.
«Ночи Кабирии» (1957)
Еще один оскароносный фильм Феллини, ставший своеобразным продолжением «Дороги». «Кабирия — падшая сестра Джельсомины», — говорил режиссер. Здесь мы тоже видим обманчивую простоту неореализма: действие фильма происходит в трущобах и на окраинах Вечного города; его персонажи — бездомные, нищие, грабители, проститутки. Однако если неореалисты делали ставку на атмосферу и социальный фон, который наполняли схематичными характерами, то в «Ночах Кабирии» социальная неустроенность служит декорацией для яркого характера проститутки Кабирии — грубой, вульгарной и при этом по-детски наивной и трогательной. Джульетта Мазина блистательно воплотила этот персонаж на экране: ее героиня стала одним из главных женских образов мирового экрана, а улыбка Кабирии — символом итальянского кинематографа.
«Амаркорд» (1973)
Одна из важнейших картин 1970-х, удостоенная «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и номинации на «Золотой глобус». Феллини рассказывает историю о своей юности, своей семье, родном городе Римини и населявших его странных персонажах — великанше Табачнице, соблазнительной Градиске, сумасшедшем дядюшке Тео и свирепом директоре гимназии по прозвищу Зевс. Название фильма созвучно итальянской фразе «Я вспоминаю» (Io mi ricordo), произнесенной на романьольском диалекте (А m’arcòrd). Однако сам Феллини не любил, когда эту картину называли автобиографической: «Со дня своего рождения и до момента, когда я впервые попал в Cinecitta, за меня жил кто-то другой — человек, который лишь изредка, причем тогда, когда я меньше всего этого ожидал, одаривал меня какими-то обрывками своих воспоминаний. И потому я должен признаться, что в моих фильмах-воспоминаниях воспоминания с начала и до конца выдуманы». Поэтому воспоминания и сам город, воспроизведенный в студийных павильонах, больше похожи на сновидение.
Структура воспоминания-сновидения и завораживает, и запутывает. В фильме несколько сменяющих друг друга рассказчиков. Линия главного героя воспроизводит события из жизни режиссера, но зовут его Титта (как друга детства Феллини). Приятелей Титты играют актеры-подростки, а его самого — 22-летний Бруно Дзанин. Все это дает ощущение расфокуса, сдвига, аберрации, ловушки восприятия — мы оказались во сне Феллини, в котором реальные события искажены и перемешаны с фантазмами бессознательного. Настоящим героем фильма становится невидимый автор.
«Сладкая жизнь» (1959)
Коммерчески самый успешный фильм Феллини, один из самых титулованных и самый скандальный. После того как Ватикан призвал правоверных католиков бойкотировать этот «безбожный» фильм, правительство запретило прокат. Инвесторы плевали Феллини в лицо, а священники вешали на фасадах церквей его фотографии в черной рамке с настоянием помолиться за душу «великого грешника».
Главные претензии сводились к следующему: жизнь в стране налаживается, начался подъем экономики, Италия в очередной раз восстала из руин, а Феллини подвергает все это жесточайшей критике. С одной стороны, название говорит о сладости жизни, которой нужно наслаждаться каждое мгновение. С другой — отсылает к фашистскому «кино белых телефонов», направлению в итальянском кинематографе 1930–40-х, демонстрировавшему красивую жизнь высшего общества (ее символом стали невероятно дорогие и недоступные простым смертным белые телефоны).
Один из авторов сценария Эннио Флаяно говорил: «Мы хотели показать современного молодого человека в столкновении с низменной действительностью, которую нельзя не замечать, ибо печать, само кино, телевидение только и делают, что ее показывают. И это сладостная действительность. Она приятна. Она нравится и убаюкивает».
Проводником зрителя по этой «сладкой жизни» становится молодой журналист Марчелло Рубини (Марчелло Мастроянни), делающий скандальные репортажи, посещающий закрытые вечеринки, сопровождающий кинозвезд. Семь эпизодов фильма, семь ночей Марчелло Рубини — это и семь смертных грехов, и семь дней творения, а с прологом и эпилогом — девять кругов ада. Но для главного героя и зрителя этот вояж по инфернальному Вечному городу становится путешествием в собственную душу.
Ночное купание шведской актрисы Аниты Экберг и Мастроянни в фонтане Треви стало одной из самых знаменитых сцен в кинематографе, а слова «дольче вита» («сладкая жизнь» по-итальянски) и «папарацци» (друга Рубини, назойливого фоторепортера, зовут Папараццо) прочно вошли в международный лексикон.
«Восемь с половиной» (1963)
Центральный и самый значимый фильм Феллини, удостоенный двух «Оскаров» в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая работа художника по костюмам в черно-белом фильме», а также главного приза Московского международного кинофестиваля. Именно с этим фильмом связан основной вклад Феллини в мировой кинематограф, и именно его называют феллиниевской кинореволюцией.
«Что представляет собой фильм „Восемь с половиной“? — говорил Феллини в одном интервью. — Это нечто среднее между бессвязным психоаналитическим сеансом и беспорядочным судом над собственной совестью».
Когда нужно было писать сценарий, у Феллини начался творческий кризис. Он хотел отказаться от проекта и даже начал писать покаянное письмо продюсеру, но в этот момент технические сотрудники студии пригласили его отметить начало работы над новым фильмом. Феллини понял, что не сможет оставить людей без работы, и решил сделать фильм о самом себе — режиссере, который хочет снять фильм, но не может выйти из творческого тупика.
К этому моменту у Феллини было шесть полных метров, короткометражки в альманахах он посчитал за один фильм, а за половинку — «Огни варьете», сделанные в соавторстве с Альберто Латтуадой: так у фильма появилось рабочее название. Позже режиссер хотел его поменять, но команда убедила его, что название нужно оставить.
Главный герой — режиссер Гвидо Ансельми (снова Марчелло Мастроянни) — перед съемками едет на курорт, чтобы поработать над сценарием. Но вместо уединения его ждет вихрь всплывающих и исчезающих образов — актеры, их агенты, старые друзья, коллеги, жена, любовница, мать, давно умерший отец. Гвидо, а вслед за ним и зритель перестает видеть грань между реальностью и иллюзией: Феллини делает переходы между реальным и ирреальным почти неразличимыми. По сути, зритель оказывается у героя в голове, а на экран выплескивается поток сознания режиссера. Этот эстетический эксперимент перевернул представления о возможностях кинематографа.