7 шедевров Джеймса Энсора: как фламандский художник в конце XIX века предсказал сюрреализм и экспрессионизм
895
просмотров
В картинах фламандского художника Джеймса Энсора самое поразительное — то, что они написаны в конце XIX века, а не в середине XX века. Никто из его современников не был столь радикален. Полотна Энсора порой выглядят как парадоксальный коллаж, в котором брутальность стиля соединяется с таин­ствен­ностью сюжета, а зловещая атмосфера — с яркими свежими красками.

Маски и скелеты, политическая сатира и религиозные сцены, почти абстрак­тные морские пейзажи, фламандский карнавал и символистские кошмары — все это Энсор. За этим пугающим миром стоит эксцентричный и противоречи­вый интроверт, который мало путешествовал, а свои самые знаменитые работы создал на верхнем этаже родительского дома.

Джеймс Сидни Эдуард Энсор — cын англичанина из Брюсселя и фламандки, художник родом из Остенде, бельгийского приморского города, который во вто­рой половине XIX века стал международным курортом. Мотивы многих будущих картин он на­шел в лавке экзотических товаров для туристов, принад­лежавшей семье его матери: «ракушек, кружев, редких рыбьих чучел, старых книг, гравюр, оружия, китайского фарфора, неразделимой смеси разных предметов». Другими ис­точ­никами вдохновения были море и непрерывно меняющийся северный свет, искажающий границы предметов, — сам Энсор считал, что его деформации произошли именно от наблюдений за свойствами света.

Он успел поучиться в брюссельской Академии и бросить ее, основать вместе с товарищами художественное Общество XX, написать свои главные картины за одно десятилетие (при этом прожив почти 90 лет) и оставить глубокий след в истории искусства. Ни одного официального ученика — и десятки последо­вателей. На пике активности, в конце 1880-х — начале 1890-х годов, он пред­восхитил экспрессионизм и сюрреализм. Прожив до 1949 года, Энсор стал «отцом авангарда» родом из XIX века. Мы выбрали семь его знаменитых работ, о которых расскажем самое основное.

1. «Устрицы» (1882)

1. «Устрицы» (1882) Джеймс Энсор. Устрицы. 1882 год

Буквально название — «La mangeuse d’huîtres» — переводится как «Поедатель­ница устриц», но изначально художник назвал картину «В разноцветной стра­не» (или «В краю цветов», «Au pays des couleurs»), сделав акцент на формаль­ных задачах. Энсор, начинавший как реалист, отказывается здесь от темной палит­ры и лепит объем довольно яркими цветами. Перед нами сцена буржуаз­ного изобилия, которым наслаждается лишь один человек — это любимая сестра художника, которую дома звали Митче. Сестра и мать худож­ника посто­ян­но позируют ему (мастерская располагалась в остендском доме, куда натур­щицам вход был запрещен). Обильная еда — очень фламандский мотив в живо­писи, хотя Энсор не мог не знать, что дама, закусывающая устрицами, в живо­писи XVII века — символ плотских удовольствий, так как устрицы считались афро­дизиаком. Женщина за столом, пьющая вино и сма­кующая устрицы, в то время как ее визави отсутствует, и для XIX века выглядит довольно смело. Возможно, именно с сюжетом связан отказ консервативной брюссельской Академии выставлять работу — но и по технике она такая пластичная и све­жая, что напоминает о французских «революционерах живописи» Гюставе Курбе и Эдуарде Мане. Картина была показана в 1886 году на выставке Общества XX — независимой площадке, собиравшей самые авангардные явле­ния своего времени.

2. «Скелет, смотрящий на шинуазри» (1885/1888)

2. «Скелет, смотрящий на шинуазри» (1885/1888) Джеймс Энсор. Скелет, смотрящий на шинуазри. 1885/1888 годы

Впервые скелеты появляются у Энсора в спокойных буржуазных интерьерах. Здесь комната «любителя восточного искусства» изображена живописно и мяг­ко, что напоминает нежные переливы тонов в акварелях любимого художни­ком английского романтика Уильяма Тернера, а также приемы тоналистов, в частности современ­ника Энсора Джеймса Уистлера (совсем им не любимого). Однако сначала героем кар­тины был обычный человек. После 1887 года художник возвращался к некото­рым работам и переделывал их, добавляя мотивы смерти, — возможно, потому, что именно в этот год он потерял двух близких, отца и бабушку. Другой источ­ник — скелеты в графике французского символиста Одилона Редона, работы которого Энсор видел на выставке Общества XX.

Голова человека в 1888 году была заменена на череп, еще один добавлен в ле­вый нижний угол. Сквозь обычную жизнь просвечивает вторая — призрачная, пока еще не очень страшная. Скелет рассматривает не шинуазри (европейскую интерпретацию китайского искусства), а японскую книгу с гравюрами (такие книги-раскладушки называются орихон). И китайское, и японское искусство были знакомы Энсору: он копировал гравюры, которые видел и в родительской лавке, и на выставках в Брюсселе. Но здесь есть и отсылка к европейской живописи vanitas, и к афо­ризму «Жизнь коротка, искусство вечно». Учитывая то, что Энсор сам себя неоднократно изображал в виде скелета, картину можно трактовать не только как видение или сон, но и как символический автопортрет.

3. «Вход Христа в Брюссель в 1889 году» (1888)

3. «Вход Христа в Брюссель в 1889 году» (1888) Джеймс Энсор. Вход Христа в Брюссель в 1889 году. 1888 год
Джеймс Энсор. Вход Христа в Брюссель в 1889 году. Фрагмент. 1888 год
Джеймс Энсор. Вход Христа в Брюссель в 1889 году. Фрагмент. 1888 год
Джеймс Энсор. Вход Христа в Брюссель в 1889 году. Фрагмент. 1888 год
Джеймс Энсор. Вход Христа в Брюссель в 1889 году. Деталь. 1888 год

Главная картина Энсора (и огромная — более четырех метров в ширину!) вы­гля­дит совершенно безумно, особенно для 1888 года. Сюжет фантастиче­ский: Христос на осле въезжает не в Иерусалим, а в Брюссель, забитый до отказа народом. Народ этот выглядит как сборище масок: там и военный оркестр, и представители власти (епископ, мэр), и политическая демонстрация, и карна­вал. В этой мешанине Христа почти не видно, его замечают только монструоз­ные существа в духе Босха, которые собрались вокруг. Это самое сложное про­из­ведение художника, и у него множество расшифровок. Здесь есть и отсылка к толпам людей на картинах Брейгеля, и политика — ведь совсем недавно, в 1886 году, состоялись восстания рабочих в Льеже, а в Брюсселе прошел со­циа­листический марш. 1889 год — сто лет со дня Французской революции, а Брюссель — место, куда эмигрировали некоторые участники Парижской коммуны 1871 года. Друзья и соратники Энсора в это время близки анар­хизму; а хорошо знакомый с участниками Общества XX Эдмон Пикар, социалист и редактор авангардного журнала L’art moderne («Современное искусство»), в 1886 году пишет, что пришло время, когда интеллектуалы должны «окунуть свои перья в красные чернила».

Но на картине не революция, не марш, не религиозная процессия, а полный хаос. Маски лезут друг на друга, пространство сплющивается и изгибается, общество потеряло иерархию. Персонажи похожи на копошащихся микробов — ими, а также насекомыми Энсор заинтересовался после знакомства с семьей физика Эрнеста Руссо. Он и его жена, миколог Мариэтта Ханнон-Руссо, собира­ли у себя в Брюсселе общество интеллектуалов. Энсор был под большим впе­чат­лением от дружбы с семейством, а наблюдения через микроскоп с помо­щью Мариэтты дали ему новый визуальный опыт. 

Лозунги на картине создают дополнительные акценты: сверху написано «Vive La Sociale», что расшифровывается как «Да здравствует социальная револю­ция!» (или республика) — так звучал лозунг во время маршей социалистов и анархистов во Франции и Бельгии. Другие надписи: «Идеологические фан­фары всегда успешны», «Да здравствует Иисус, король Брюсселя!» (настоящий король Бельгии в это время — Леопольд II, известный своей жестокой полити­кой в Конго). Энсор очень чуток к слову и известен своими эссе и речами, край­не эмоциональными, цветистыми и парадоксальными. Надписи и лозунги роднят картину с газетной карикатурой, здесь же есть издевка над Общес­твом XX, с которым у Энсора были постоянные разногласия: слева персонажи извергают нечистоты на надпись «XX». Энсор описывает состояние целого общества — «все озверели»: епископы, военные, художники, верующие. И все в этом озверении равны. Чем не тема для всего XX века?

В 2010 году в остендском Mu.ZEE появилась шпалера — копия картины, создан­ная по замыслу самого Энсора. Оказалось, что его плоскостное «коллажное» решение для ткачества подходит просто идеально. Картина-оригинал сопро­вож­дала художника до конца жизни, он не хотел с ней расставаться.

4. «Автопортрет» и «Автопортрет в виде скелета» (1889)

4. «Автопортрет» и «Автопортрет в виде скелета» (1889) Джеймс Энсор. Автопортрет. 1889 год
Джеймс Энсор. Автопортрет в виде скелета. 1889 год

В гравюре Энсор бывает очень тонким и изящным, скорее мистическим, чем гротескным. Главными оказываются мягкая светотень, эффекты дематериали­зации и сияния, а техника офорта позволяет многократно дорабатывать изо­бра­жение, каждый раз делая отпечаток на разных стадиях работы. Для этого автопортрета Энсор использовал (как он делал неоднократно) фотогра­фию, на которой за его спиной было окно, а в него глядела Мариэтта Ханнон-Руссо. В гравюре лицо женщины исчезает, а пространство становится воздуш­ным и светящимся — некоторые приемы Энсор позаимствовал у Рембрандта. На вто­ром отпечатке приосанился «живой скелет», напоминающий образы из готических рассказов американского романтика Эдгара По, которого Энсор много читал и даже иллюстрировал (наряду с По стоит упомянуть и бельгий­ского писателя Жоржа Роденбаха с его декадентской атмосферой). Напомина­ние о смертности в портретах встречается и намного раньше, в XVI–XVII веках, — но никогда голова художника не трансформировалась в череп. Для симво­лиз­ма типичны мотивы смерти и превращений, призрачного и таинственно-мрачного, потустороннего. Здесь сама светотень создает это впечатление — как будто сквозь материю реальности проступает второй, жутковатый образ. Тему кошмарных трансформаций в XX веке продолжат сюрреалисты.

5. «Скелеты, дерущиеся за повешенного» (1891)

5. «Скелеты, дерущиеся за повешенного» (1891) Джеймс Энсор. Скелеты, дерущиеся за повешенного. 1891 год

Перед нами балаганная сцена, напоминающая тот жанр юмора, который в Брюсселе называют zwanze — народная гротескная шутка. Преувеличения и сатира — то, чему Энсор научился не только у одного из своих учителей в Остенде Эдуара Дюбара, но и у английских карикатуристов рубежа XVIII и XIX веков Джеймса Гилрея и Томаса Роулендсона. Два скелета в женской одежде ведут битву за повешенного — кто бы ни победил, конец один. Одна из побежденных «дам» бестелесной грудой тряпок лежит внизу, а на пове­шенном табличка «Заячье рагу»: мертвый — это лакомство для Смерти. Карти­на комическая и страшноватая одновременно. Грубый юмор, мрачность и ве­селье — как на фламандском карнавале или в сюжете «Пляска Смерти» из поз­днего Средневековья, где скелеты, танцуя и наигрывая на музыкальных ин­стру­ментах, ведут людей разного социального положения к могиле. В довер­ше­ние всего центральные герои соединены ниточками, словно куклы-марио­нет­ки. Они находятся на подмостках, а по бокам зрители и другие актеры, такие же гротескные чудища (театром Энсор активно интересовался, а в 1910-е годы делал сценографию к собственному балету-пантомиме «Гамма любви»).

Необычные сочетания цветов: ярко-зеленый, холодно-красный, беловато-серый — Энсор, вероятно, позаимствовал в японской гравюре XIX века. Графи­чес­кие приемы перешли в живопись, что у Энсора бывало неоднократ­но; краска выглядит немного белесой, даже бесплотной. Типично энсоровской является и композиция, где отдельные маски высовываются «в кадр» из-за рамы. Между прочим, через год Энсор вместе с сыном своего друга Эрнеста Руссо, подражая картине, позировал для фотографии с настоящими костями в руках — в XIX веке человеческие останки нередко находили в дюнах Остенде, где в начале XVII столетия во время испанской осады погибло более ста тысяч людей.

6. «Муж скорбей» («Христос в терновом венце») (1891)

6. «Муж скорбей» («Христос в терновом венце») (1891) Джеймс Энсор. Муж скорбей (Христос в терновом венце). 1891 год

Христос c чудовищным маскообразным лицом — что может быть более стран­ным? Образ страдающего Христа-человека в терновом венце назывался в евро­пейской живописи «Муж скорбей» — в этом случае он изображался крупным планом, иногда только лицо с каплями крови, искаженное болью. В виде Христа-жертвы, которого мучают непониманием критики и публика, художник иногда изображал и себя (чему способствовали его длинные кудри и бородка). Но тут нет автопортретных черт. В данном случае Энсор опирался на картины фламандского художника конца XV века Альбрехта Баутса, которые соединил с масками японского театра но. Знакомство бельгийцев с японским искусством происхо­дило в том числе в Брюсселе в 1891 году, когда Японская компания (Compagnie Japonaise) открыла магазин на Королевской улице, хотя Энсор мог видеть при­меры и раньше, в лавке родителей. Это уже не похоже на карнавал — это бук­вально маска гнева, застывшая и ужасная. Наряду с «Криком» Мунка, по­доб­ные вещи вдохновят немецких экспрессионистов: например, Эмиля Ноль­де, кото­рый почитал Энсора и даже лично посещал его в 1911 году.

7. «Странные маски» (1892)

7. «Странные маски» (1892) Джеймс Энсор. Странные маски. 1892 год

Художником масок назвал Энсора в 1908 году знаменитый бельгийский писа­тель Эмиль Верхарн, издавший одну из ранних монографий о живописце. Страшные личины Энсора — это диалог с испанским романтиком Франсиско Гойей. В серии Гойи «Капричос» подпись под одной из гравюр гласит: «Свет — тот же маскарад. <…> Все обманывают друг друга, и никого не узнаешь». Кажет­ся, что Энсор добавляет: «Да никаких людей, впрочем, и нет». Под одеждами и масками нет настоящей плоти, как будто куклы этого страшного балаганчика заменили людей. За окном развеваются штандарты — очевидно, там происхо­дит празднество. Но эти ряженые находятся внутри странной белой комнаты. Слева узнаваемый персонаж — это Пьеро, чей образ со времен романтиков и мима Дебюро стал означать надломленного и ранимого человека, который мучается от несовпадения с окружающим миром. Более того, Пьеро стал спут­ником смерти. Друг Энсора поэт, художник и критик Теодор Ханнон создал (с бельгийским хореографом Йозефом Хансеном) в 1886 году балет-пантомиму «Pierrot macabre» («Ужасный Пьеро»), где главный герой умирает и воскресает, как Христос. Здесь образ Пьеро скорее не трагически-печальный, а зловещий: он держит коптящую свечу, символизирующую финал — праздника, спектакля, да и самой жизни. Однако эта жизнь присутствует в красках — если посмотреть на картину издалека, то она напоминает что-то вроде яркого белья, которое сушится на веревке. Пестрота и нарядность контрастируют с жуткими маска­ми. Праздник цвета — и смерть, все рядом. Очень в духе символизма, но и экс­прес­сионисты с их драматическими полотнами уже близко.

P. S.

Энсор справедливо считал себя родоначальником авангарда XX века. Что ка­сается его дальнейшей жизни, то только в 1900-е годы он найдет себе мецена­тов, а всеобщее признание получит после 1929 года, когда ему пожалуют титул барона и когда состоится его ретроспектива в Брюсселе. Остенде же получит от него в наследство еще и Бал Дохлой Крысы — тематический карнавал, суще­ствующий до сих пор. Впервые он состоялся в 1898 году, когда под впечатле­нием от парижских кабаре участники благотворительного общества Cercle Cœcilia, объединившись с Энсором, создали эту традицию. Ниже на фотографиях с мероприятий можно увидеть, как маски Энсора, которые носят участники бала, продолжают жить в реальности, перейдя туда с его картин.

Ваша реакция?


Мы думаем Вам понравится